Skip to navigation – Site map

HomePerspective. La revue de l’INHA2Moyen ÂgeActualitéLe portrait au Moyen Âge

Moyen Âge
Actualité

Le portrait au Moyen Âge

Portraiture in the Middle Ages
Martin Büchsel
p. 401-406
Bibliographical reference

Brigitte Miriam Bedos-Rezak, When Ego Was Imago: Signs of Identity in the Middle Ages, (Visualizing the Middle Ages, 3), Leyde/Boston, Brill, 2010. 295 p., 27 fig. ISBN : 978-9-004-19217-1 ; 119 €.

Dominic Olariu éd., Le Portrait individuel : réflexions autour d’une forme de représentation xiiie-xvsiècles, Berne, Peter Lang, 2009. 299 p., fig. ISBN : 978-3-0343-0002-5 ; 77,60 €.

Stephen Perkinson, The Likeness of the King: A Prehistory of Portraiture in Late Medieval France, Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 2009. 352 pages, 92 fig. en n. et b. ISBN : 978-0-226-65879-7 ; $55 (43 €).

Index terms

Geographical index:

France

Chronological index:

1200, 1300
Top of page

Full text

1Le portrait médiéval semble, aujourd’hui encore, être le lieu par excellence où se reflète l’interprétation traditionnelle largement répandue du Moyen Âge. Toujours appréhendé par rapport à l’Antiquité et à la Renaissance, le portrait ­médiéval est assimilé à la fois à une distanciation de la vie et, dans le même temps, au début d’une reconquête de l’individualité, d’un être devenu conscient, de par ses actes, de sa singularité et de son corps. Tout travail sur le portrait au Moyen Âge soulève immanquablement la question de la nature des identités qui s’y manifestent et du type de ressemblance qui y est montré. Les trois livres présentés ici ne dérogent pas à cette règle.

2Brigitte Miriam Bedos-Rezak, auteur de nombreuses publications essentielles sur les actes officiels et les sceaux du premier et du haut Moyen Âge, présente dans When Ego Was Imago: Signs of Identity in the Middle Ages (2010), une brillante étude sur les images inscrites sur les sceaux dans la France des xie et xiie siècles. Si le titre de son livre, When Ego Was Imago se veut volontairement provocant – aucune image gravée sur un sceau ne saurait exprimer immédiatement une individu-alité – le sujet de sa recherche porte précisément là-dessus : comment une abstraction devient-elle une image de l’ego ? Stephen Perkinson, s’appuyant sur un vaste éventail de sources textuelles et iconographiques, démontre dans The Likeness of the King: A Prehistory of Portraiture in Late Medieval France (2009) que, dans la France du xive siècle, la ressemblance physique (physical likeness) était devenue une catégorie décisive pour les portraits de cour. Le portrait de Jean II, dit le Bon, conservé au Musée du Louvre, est au centre de son livre. L’ouvrage collectif Le Portrait individuel : réflexions autour d’une forme de représentation xiiie-xvsiècles (2009), édité par Dominic Olariu et avec des contributions de Jean-Claude Schmitt, Beate Fricke, Agostino Paravicini Bagliani, Dominic Olariu, Enrico Castelnuovo, Hans Belting, Anika Disse, Albert Châtelet, Eberhard König, Norbert Schneider, Gregor Wedekind, Paul Werner, Frank Zöllner et Danièle Cohn, recouvre un large spectre de sujets, allant des bustes reliquaires médiévaux à l’œuvre de Sandro Botticelli en passant par les primitifs flamands. Issu d’un colloque qui a eu lieu à Paris en 2004, il présente un ensemble moins homogène que les deux autres publications. Certains textes sont des reprises d’essais déjà publiés ailleurs, d’autres sont des reformulations de thèses déjà très connues, tandis que d’autres encore ne traitent absolument pas du portrait au sens strict du terme. Toutefois, ce volume contient aussi certains travaux très utiles qui ouvrent la voie à des recherches futures.

Individualité et identité

  • 1  Que portraiture dérive de protrahere est partout contesté aujourd’hui. Une chose est sûre, en reva (...)

3Bien que le portrait ait été un genre fermement ancré dans les pratiques picturales antiques, il n’existait aucun concept ni dans la Grèce, ni dans la Rome antique pour distinguer la reproduction de la personne humaine des autres genres de peinture. On doit la notion de portrait à un néologisme forgé durant le Moyen Âge1. Dans leurs contributions respectives, Jean-Claude Schmitt et Stephen Perkinson s’efforcent d’établir une définition de ce concept au Moyen Âge. Schmitt en découvre la première occurrence dans le Roman d’Enée de Chrétien de Troyes où sont décrites deux personnes qui se ressemblent (portraire ; Olariu, 2009, p. 18). Perkinson, lui aussi, renvoie à des exemples tirés du roman médiéval (Perkinson, 2009, p. 51-54). Toutefois, le terme de portraiture a mis un certain temps avant d’acquérir sa signification moderne. C’est précisément ce que rend évident la toute première source médiévale où se trouve employé le terme de portraiture en lien avec les arts plastiques : le maître d’œuvre Villard de Honnecourt y recourt pour désigner des schémas géométriques liés à la représentation de mouvements et d’attitudes des hommes et des animaux (Olariu, 2009, p. 18 ; Perkinson, 2009, p. 54-61). Si Perkinson convoque de nombreuses sources du xive siècle faisant état de portraiture, il n’est en rien évident qu’il s’agisse, dans chacun de ces cas, de la reproduction de l’allure extérieure et physique d’une personne, car ce terme semble également pouvoir désigner la reproduction de valeurs intérieures.

  • 2  Martin Büchsel, « Emotion und Wiedererkennbarkeit im Porträt der frühen niederländischen Kunst », (...)

4Si la définition même du portrait médiéval est sujette à débat, la question de savoir comment définir l’individu présenté sur un portrait ou représenté par celui-ci soulève plus de questions encore. La théologie médiévale opère à l’aide de deux conceptions différentes de l’individualité : une fondée sur la théologie morale et une autre aristotélicienne. Dans la théorie de la chute originelle, elle est essentiellement définie comme un écart à la volonté divine et comme l’expression de la mutilation infligée par le péché. Si l’homme a été créé à l’image de Dieu, le corps tel qu’il existe au paradis, dans un état immaculé, représente l’incarnation de cette idée fondamentale et ne laisse pas la moindre possibilité d’individuation. Si bien que cette équation archétypale resurgit toujours en tant que représentation d’un état primitif perdu cependant tenu d’être restauré. À côté de cette notion de l’individualité comme expression de l’écart par rapport à la conformité à l’image de Dieu, un autre mode de représentation de l’individualité s’est également développé au Moyen Âge. Dans La Métaphysique d’Aristote, qui fut lue à partir du xiiie siècle, l’individu est également défini par des signes caractéristiques qui le distinguent autant des autres espèces que des autres hommes. Il existait donc au Moyen Âge un concept de l’individualité qui se référait plus à l’expérience quotidienne que ne le suggérait le concept théologique péjoratif2. Selon les arguments avancés par Schmitt et Perkinson, ces notions ne sont pas tant opposées que successives : si le portrait médiéval est traditionnellement interprété comme l’expression de fonctions et de jugements de valeur supra-individuels, il faudra attendre le Moyen Âge tardif pour pouvoir le rattacher à la représentation d’un individu.

  • 3  Erich Auerbach, Mimésis : la représentation de la réalité dans la littérature occidentale, Paris, (...)

5Jean-Claude Schmitt, pour commencer son exposé (Olariu, 2009, p. 15), recourt à la thèse d’Erich Auerbach selon laquelle, au Moyen Âge, la représentation antique fondée sur la mimesis aurait été remplacée par la figura, c’est-à-dire par une conception figurative de la réalité3. Au Moyen Âge était pratiqué un type de portrait qui ne représentait ni la réalité extérieure, ni le visage de l’individu, mais l’image de l’homme telle qu’elle avait été inscrite dans le plan de Dieu et qui lui conférait un sens plus élevé. À partir de l’exemple de De laudibus sanctae crucis de Rabanus Maurus, où l’auteur médiéval est représenté agenouillé au pied de la croix, Schmitt avance diverses assertions étayées par le carmen figuratum, y voyant notamment un portrait qui définit une personne singulière à travers ses qualités spirituelles et ses actions. Au Moyen Âge tardif, des traits individuels font leur apparition, complétant les traits figuratifs d’ordre social ou théologique. En témoigne, selon Schmitt, le portrait de Charles VII peint par Jean Fouquet autour de 1460 (Paris, Musée du Louvre). La double inscription (Le très glorieux roy de France et Charles septiesme de ce nom) met en évidence à la fois la gloire de son titre royal et, en le citant nommément, la singularité de sa personne, dont la présence est également renforcée par la position légèrement de biais.

6Toutefois, c’est la remémoration des morts qui introduit véritablement le portrait mimétique au Moyen Âge. Jean-Claude Schmitt le démontre à partir de l’exemple du diptyque de Jean Carondolet peint en 1517 par Jan Gossaert (Paris, Musée du Louvre). L’inscription en français sur le cadre du volet gauche indique que l’image représente Carandolet à l’âge de 48 ans, tandis que l’inscription en latin à droite déclare que Marie, à qui Carondolet adresse sa prière, revêt pour ce donateur le rôle d’intercesseur (me representa) auprès de son fils Jésus Christ. Refermé, le diptyque révèle, au revers du portrait de Carandolet, le blason et les initiales « IC » et, au revers de l’image de la vierge, un crâne dépourvu de sa mâchoire inférieure. Pour Schmitt, la figura traditionnelle est ici réalisée selon une perspective eschatologique, puisque s’y trouvent représentées l’identité sociale à travers le blason, la vanitas de l’existence individuelle à travers le crâne et, dans le même temps, l’existence historique de l’individu à travers l’indication de son âge.

7Perkinson porte un regard plus approfondi sur les milieux de la cour à partir du xive siècle, où s’accomplit l’évolution d’une image qui tend de plus en plus à la ressemblance physique. Dans plusieurs contextes différents, le portrait vient se substituer à une personne absente, la ressemblance contribuant alors à rapprocher in absentia le sujet. Ainsi, en 1422, François d’Orléans est-il payé pour réaliser d’après le vif le visage du défunt Charles VI. De même, la culture galante de la cour exigeait des effigies qu’elles soient réalisées en vue d’une ressemblance extérieure : l’image d’une dame absente, faite pour être déposée sur le cœur et embrassée, pouvait servir de succédané. L’effigie est une « vive ymage en pointure », comme le dit Guillaume Machaut dans son poème de 1357 « Confort d’ami ». Dans les portraits offerts par les courtisans à leur souverain, la ressemblance physique jouait égale­ment un rôle décisif en tant qu’expression de la loyauté. C’est en ce sens que Perkinson interprète une miniature qui montre le roi entouré des membres de sa cour (Bibliothèque nationale de France, Est. OA, 12, fol. 8), dont la présence physique conforme est gage de fidélité. De la même manière, la fabrication de l’image ressemblante par l’artiste peut aussi exprimer sa loyauté envers son souverain. La méthode pour réaliser un portrait est illustrée par les enluminures du livre Des cleres et des nobles femmes, traduction en français de De claris mulieribus de Giovanni Boccaccio, où on voit Marcia qui s’aide d’un miroir pour peindre sa propre image, laquelle semble elle-même encore être son reflet dans le miroir.

8Bien qu’elle ne parle que des inscriptions imprimées sur des sceaux, lesquelles, par définition, sont dépourvues de toute expression individuelle, Brigitte Miriam Bedos-Rezak s’intéresse aussi à l’individu en ce que, par son action, il élabore une image abstraite de lui-même. Ego devient imago par le truchement du sceau. Sur une face figurent des puissances célestes, à l’exemple des saints, dont l’objectif est d’accroître l’efficacité d’une authentification qui, souvent, concerne le salut d’un donateur ; sur l’autre apparaissent les individus eux-mêmes, pour qui le sceau et l’image inscrite dessus appuient la construction visuelle de leur identité sociale. Les sceaux transmettent des catégories supra-individuelles et, cependant, décrivent un rayon d’action rapporté à un individu. Bedos-Rezak parle d’une présence narrative qui s’exprime par des gestes, des baisers, des serments. Les donateurs s’identifiaient à l’icône imprimée sur leur sceau comme à leur imago noster, leur image. Ces inscriptions qui, d’un point de vue iconographique, peuvent être décrites comme des figures abstraites, fonctionnent cependant comme des reflets de l’individu. L’image d’un sceau témoigne que l’existence du donateur se trouve en accord avec un ordre social fondé sur la théologie et la morale. C’est sur ce reflet de l’identité sociale que repose la fonction d’autorité révélée par le sceau, mais l’individu n’en devient pas pour autant une grandeur abstraite. L’autorité de l’image d’un sceau repose en outre sur sa reproductibilité technique à l’identique. En dépit de son message supra-individuel, elle devient l’expression d’une identité personnelle dès lors la même image est toujours associée au même individu. La personne collective agit à travers ses représentants ; par le biais du sceau, celle-ci est individualisée à travers le nom de son propriétaire.

Sémiotique et médialité de l’image

  • 4  Richard J. Parmentier, Signs in Society: Studies in Semiotic Anthropology, Bloomington, 1994.

9Bedos-Rezak présente ses réflexions dans le cadre d’une théorie du signe, selon laquelle les actes officiels doivent être compris comme les éléments d’une communication symbolique. Le document scellé est devenu un document iconique qui établit un système de signes reliés entre eux : lettre, image, emblème héraldique. Évoquant le travail du philosophe et sémiologue Charles Sanders Peirce, Bedos-Rezak souligne que la signification possède deux dimensions : la relation de l’objet au signe et celle de l’objet à son interprétation, laquelle est elle-même une représentation visuelle et fait apparaître un niveau de signification supplémentaire. Ainsi est-il même possible de représenter des « réalités » mentales. Bedos-Rezak place signe et objet, signification et expérience, pensée et réalité dans une relation d’échange dialogique. Elle se détourne ainsi de l’anthropologie sémiotique à portée universaliste telle qu’un Richard J. Parmentier la défend4. L’anthropologie sémiotique suppose que les différences entre reference, meaning et agency soient clairement établies, dépassant ainsi la contingence de la caractérisation contextuelle et la relativité du savoir qui lui est inhérente. Les catégories des ordres culturels deviennent, de cette manière, des types fixes d’expérience culturelle.

10Par conséquent, la sémiotique médiale de Bedos-Rezak possède d’emblée une dimension qui, dans son principe, intéresse l’histoire de l’art. On considère comme évident, en particulier dans l’histoire de l’art allemande, que le statut de l’image a pour conséquence la nécessité de concevoir différemment la logique propre de l’image et de ne l’employer que pour ce qu’elle est. Cependant cela suppose également que l’image peut être instrumentalisée par ce qui ne relève pas de l’iconique.

11À partir de la métaphore du sceau, Bedos-Rezak montre clairement que l’interprétation du signe peut faire apparaître un nouveau plan de signification et de perception. Le sceau peut même devenir une image aimée. La méta-phore du sceau, qui intègre en elle aussi son icône, montre de manière paradigmatique la transfiguration possible de la signification par le conditionnement culturel de ses acteurs. Or c’est précisément cette métaphore qui permet d’énoncer que l’homme a été créé à l’image de Dieu. L’acte de sceller, de fixer la signature d’une identité, peut encore gagner en autorité sur un plan métaphorique si, dans sa conscience et son engagement, le sujet est garanti d’être à l’image de Dieu. Bedos-Rezak risque toutefois de s’égarer dès lors qu’elle quitte son chemin étroit. Ainsi on peut douter que la controverse sur la théologie du sacrement – l’affirmation de la présence réelle du corps du Seigneur d’une part et l’expression de sa présence symbolique d’autre part – ait caractérisé la compréhension et l’impact de l’icône d’un sceau et que, à travers cette doctrine, celle-ci ait été comprise comme une présence réelle.

  • 5  Thomas Dale, « Romanesques Sculptured Portraits: Convention, Vision, and Real Presence », dans Ges (...)

12Dominic Olariu adopte, lui aussi, un mode d’interprétation sémiotique. Selon lui, l’individu est d’une grande importance dans le processus de la création d’une image. Le masque mortuaire reproduit le visage du défunt et le corps embaumé devient le modèle de la sculpture mortuaire. Il affirme qu’il a fallu recourir à un masque mortuaire pour le tombeau, érigé dans la cathédrale de Cosenza, d’Isabelle d’Ara­gon morte en 1271 d’une chute de cheval. À son visage à peine sculpté, à sa bouche un peu tordue et sa joue, selon lui, légère­ment gonflée, il voit le signe de la blessure à la tête dont atteste une chronique. Il croit également pouvoir voir qu’un corps em­baumé a servi de modèle au tombeau du pape Clément IV. De nouveau, la métaphore du sceau sert à conquérir un autre niveau de perception. Ce n’est pas par l’iconographie mais par l’effet métaphorique de l’image que l’on conçoit de nouvelles strates sensibles. Le corps mort est comparé au corps du saint pour alors devenir un sacrum cadaver. Du sacrum cadaver, Dominic Olariu en arrive au sudarium (suaire) et par suite à l’acheiropoietos, une image dont l’origine serait miraculeuse. Plutôt que de procéder à cette analyse sémiotique analogique, il est plus convaincant de développer, comme le fait Thomas Dale, la notion de seeing of images en écho à une image conçue comme un prolongement de l’analyse du portrait5.

Représentation de la personne et ambi­valence des concepts

13Perkinson est parfaitement conscient des nombreuses relativisations auxquelles est exposé le portrait qui se conforme à la ressemblance physique. Il convient ici d’établir une distinction entre le naturalisme et le réalisme : le naturalisme est une forme de représentation vériste, tandis que le réalisme est une appréciation déterminée culturellement des représentations véristes. Les différentes compréhensions et évaluations de la pratique de la ressemblance conduisent à un usage ambivalent du concept : il y a la ressemblance à l’aspect extérieur, celle aux valeurs et enfin celle à Dieu.

  • 6  Jean-Claude Schmitt, La Raison des gestes dans l’Occident médiéval, Paris, 1990.
  • 7  Hugo de Saint Victor, De institutione novitiorum : l’œuvre de Hugues de Saint-Victor, Hugh Bernard (...)

14Grégoire le Grand se moquait des personnes qui jugeaient les autres selon leurs qualités physiques, position à l’opposé de celle représentée par la physiognomonie. Les textes physiognomonistes « antiques » tels que le Secretum secretorum, se situaient de toute évidence à l’encontre de la notion du libre arbitre. Robert Bacon explique cependant que le libre arbitre serait en mesure de dépasser les qualités qui s’expriment sur la figure humaine. C’est ainsi que la physiognomonie trouve sa place dans les « sciences de la nature » du Moyen Âge. Ne l’abordant directement qu’en ce qu’elle témoigne d’un intérêt pour la vraisemblance physique, Perkinson renvoie plutôt à l’étude des gestes réalisée par Schmitt6. En se référant à De Disciplina seruanda in gestu, un chapitre de De institutione novitiorum de Hugo de Saint Victor7, il devient possible de parler non seulement de physiognomonie mais aussi de pathognomonie. Car, jugé négativement, le gestus (qu’il s’agisse de mimiques, de gestes ou d’attitudes du corps) est identifié comme l’expression de défaillances morales.

  • 8  Luca Giuliani, Bildnis und Botschaft: Hermeneutische Untersuchungen zur Bildkunst der römischen Re (...)
  • 9  Martin Büchsel, « Nur der Tyrann hat sein eigenes Gesicht. Königsbilder im 12. und 13. Jahrhundert (...)

15Perkinson a un adversaire dont il se contente d’évoquer la position sans la discuter. Si l’on fait entrer, dans ces réflexions, le débat autour de l’archéologie classique8, on est bien obligé d’admettre qu’une représentation par des moyens véristes peut produire, sur un plan rhétorique, un « portrait réaliste ». Or ce dernier ne reproduit pas nécessairement un individu, pas plus qu’un « portrait idéel », lequel est une image dépourvue de tout rayonnement d’individualité. Perkinson concède à un moment donné de sa réflexion qu’il est souvent impossible de faire la différence entre un individu reproduit de manière mimétique et un visage représenté de manière individualisée qui, cependant, ne prétend pas reproduire un visage particulier. Physiognomonie et pathognomonie peuvent constituer les fondements d’un « portrait réaliste » sur le plan rhétorique, surtout si l’on se réfère à des « types réalistes », ceux des saints par exemple, et qu’on les prend comme modèles9. Une fois que l’on a clairement compris cette dimension du portrait, il apparaît que le schéma de Jean-Claude Schmitt selon lequel la ressemblance physique serait un supplément apporté à la structure figurale du portrait, semble insuffisant pour en identifier la composante individuelle, car ce supplément peut lui aussi être une construction.

  • 10  Voir Clair R. Sherman, The Portraits of Charles V of France (1338-1380), New York, 1969 ; Wolfgang (...)

16Perkinson n’aborde que relativement peu la question de la représentation de la souveraineté royale à travers l’image du roi. S’il mentionne les monuments pertinents pour cette question, ceux-ci ne se situent cependant pas au cœur de sa réflexion10. Il ne se demande pas si les traits du roi seraient le moyen de transmettre un message. Son livre se clôt sur une analyse approfondie de l’image de Jean II le Bon qui fait état des controverses qui l’entourent. Il soulève derechef la question de savoir pourquoi les signes héraldiques sont manquants, pourquoi le roi est sans couronne et quelle perspective est ouverte par l’interprétation du fond d’or, se demandant s’il s’agit d’une partie d’un ensemble. Les questions de l’humilitas, de la proximité de ce portrait avec l’image des saints (fond d’or), de la tradition antique de l’image du souverain (la couronne manquante) et de la possibilité qu’il s’agisse d’une image mémorielle sont discutées. Mais il ne se demande pas si cette représentation relève de réflexions rhétoriques. On est en droit de s’en étonner car la question de savoir si c’est réellement Jean II qui est reproduit sur ce tableau et non Charles V relève bien du problème en jeu ici. Comment Perkinson peut-il ne pas y répondre alors qu’il existe un nombre relativement important d’images de Charles V ? La ressemblance physique devrait pourtant être vérifiable. En revanche, la question de savoir si les deux rois ont eu recours à un type d’effigie similaire mérite d’être posée car elle soulève en outre celle de l’importance relative de la ressemblance physique d’une part et du type de représentation de l’autre.

17C’est une discussion de cette nature qui est suggérée par le livre de Perkinson et par les réflexions de Schmitt publiées dans l’ouvrage collectif dirigé par Olariu. Le type de portrait doit être étudié à la fois comme une fonction des processus de la perception et en tant que production porteuse de différentes significations, qui peut elle-même être un signe. Bedos-Rezak, quant à elle, a montré une nouvelle dimension de la sémiotique. Ses interprétations, parfois risquées mais toujours stimulantes, provoqueront un débat sur les possibilités et les limites de la sémiotique en ce qui concerne l’analyse du portrait, un sujet qui continuera sans douter à susciter le vif intérêt des chercheurs.

Top of page

Notes

1  Que portraiture dérive de protrahere est partout contesté aujourd’hui. Une chose est sûre, en revanche, c’est que portraiture a été latinisé en porturata.

2  Martin Büchsel, « Emotion und Wiedererkennbarkeit im Porträt der frühen niederländischen Kunst », dans Städel-Jahrbuch, Neue Folge, 20, 2009, p. 91-104.

3  Erich Auerbach, Mimésis : la représentation de la réalité dans la littérature occidentale, Paris, 1968, p. 549-553 [éd. orig. : Mimesis: dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, Berne, 1946].

4  Richard J. Parmentier, Signs in Society: Studies in Semiotic Anthropology, Bloomington, 1994.

5  Thomas Dale, « Romanesques Sculptured Portraits: Convention, Vision, and Real Presence », dans Gesta, 46, 2007, p. 101-119.

6  Jean-Claude Schmitt, La Raison des gestes dans l’Occident médiéval, Paris, 1990.

7  Hugo de Saint Victor, De institutione novitiorum : l’œuvre de Hugues de Saint-Victor, Hugh Bernard Feiss, Patrice Sicard, Domenique Poirel éd., Turnhout, 1997, I, p. 58-74.

8  Luca Giuliani, Bildnis und Botschaft: Hermeneutische Untersuchungen zur Bildkunst der römischen Republik, Francfort-sur-le-Main, 1986 ; Nikolaus Himmelmann, Realistische Themen in der griechischen Kunst der archaischen und klassischen Zeit, Berlin, 1994.

9  Martin Büchsel, « Nur der Tyrann hat sein eigenes Gesicht. Königsbilder im 12. und 13. Jahrhundert in Frankreich und Deutschland », dans Martin Büchsel, Peter Schmidt éd., Das Porträt vor der Erfindung des Porträts, Mayence, 2003, p. 123-140.

10  Voir Clair R. Sherman, The Portraits of Charles V of France (1338-1380), New York, 1969 ; Wolfgang Brückle, Civitas terrena: Staatspräsentation und politischer Aristotelismus in der französischen Kunst, 1270-1380, Munich, 2005.

Top of page

References

Bibliographical reference

Martin Büchsel, Le portrait au Moyen ÂgePerspective, 2 | 2012, 401-406.

Electronic reference

Martin Büchsel, Le portrait au Moyen ÂgePerspective [Online], 2 | 2012, Online since 30 June 2014, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/perspective/283; DOI: https://doi.org/10.4000/perspective.283

Top of page

About the author

Martin Büchsel

Goethe-Universität Frankfurt am Main

Top of page

Copyright

The text and other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search